viernes, 29 de abril de 2022

Alcarràs: el amor por una tierra


Alcarràs dirigida por Carla Simón se estrena en cines españoles el día 29 de abril. La cinta española viene precedida de una expectación inusual al ser la reciente ganadora del Oso de Oro en la 72 edición de la Berlinale. MUBI ha comprado los derechos de la película en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Latinoamérica, Turquía y el sudeste asiático (incluyendo India). La película se estrenará en Estados Unidos y Reino Unido el próximo otoño.

🎬🎬🎆🎬🎬

La historia: España rural, 2022. La familia Solé sigue trabajando las mismas tierras desde hace 80 años cuando un terrateniente se las cedió en agradecimiento a la ayuda recibida durante la Guerra Civil. Pero los bajos precios a los que se venden los productos de la huerta y la llegada de un nuevo propietario a las tierras, hará que asistamos a la última cosecha entre recuerdos, añoranzas y conflictos familiares.


La crítica: El segundo largometraje de Carla Simón, tras Verano 1993, es un conmovedor homenaje sobre el poder de pertenencia a una tierra, a un lugar o a un origen. La producción se apoya en actores no profesionales de la zona Lleida que a su vez nos brinda sus campos y tradiciones para trasladarnos un cuento rural que bebe del Neorealismo para adaptarse como un guante al mundo globalizado que nos ha tocado vivir. 

Alcarràs, un pequeño pueblo de la Cataluña profunda, nos brinda un escenario perfecto sobre el verano que muchos niños vivimos cuando decíamos eso de "me voy o me llevan a veranear al pueblo". Quién haya tenido esa experiencia se enamorará de la película. No obstante, hablamos de una historia universal, rodada en catalán, que ha traspasado las fronteras nacionales y ha logrado que Carla Simón sea la primera mujer española en lograr la estatuilla dorada en Berlín.

La narración se asienta sobre una familia de agricultores - los Solé – que están a punto de perder las tierras porque su dueño quiere arrancar los melocotoneros e instalar paneles solares. Simón trata de seducir al espectador para que se implique con los agricultores. Incluso el relato coquetea con la pregunta casi filosófica sobre si las tierras son de quienes las trabajaron durante ochenta años -sin nada firmado- o si pertenecen tanto físicamente, como de manera moral a su legítimo propietario. 

Carla Simón nos recuerda como la humanidad ha cultivado la tierra en familia desde el Neolítico. Es el oficio más viejo de todos los tiempos. Pero la historia de los Solé sucede en un momento en que la forma tradicional de hacer agricultura ha dejado de ser sostenible. El suyo es un caso más de las muchas familias que, tras varias generaciones de cultivos, se ven forzadas a abandonar sus tierras. ¿Qué es la agricultura hoy en día? Alcarràs es un tributo a las últimas familias de agricultores, que cada día corren un mayor riesgo de extinción en el mundo occidental. 


La película está protagonizada por Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós y Berta Pipó. Otorgan gran realismo a la película al ser no profesionales aunque algunos de ellos dan sopas con ondas a algunos profesionales. La riqueza reside en los personajes que interpretan y que en realidad son los antepasados y coetáneos de la cineasta española. La ausencia del abuelo de la directora le llevó a poner en valor su legado familiar y los árboles que cultivaba, sintiendo que algún día podrían desaparecer.

En lo visual hablamos de una producción conmovedoramente bella. Los fotogramas huelen, saben y lucen como el color ámbar del melocotón. Rodada con tonos pasteles, ocres y dorados, la película huele y sabe también a verano. Ese verano tórrido del interior de España con sus verbenas, sus amores tempranos y unas intensas relaciones familiares. Abuelos y nietos cruzan sus vidas en un recuerdo imperecedero como lo es el amor a tu propia tierra y a la de sus ancestros.

Alcarràs hace de lo cotidiano algo extraordinario. Sin embargo, un metraje algo excesivo en torno a las dos horas de duración y la reiteración de algunas situaciones pudiera provocar cierta sensación de parsimonia en el relato. Película, por tanto, para degustar a fuego lento, sin prisas y con ganas de disfrutar tanto de su contexto narrativo, como de sus preciosistas texturas visuales. En definitiva, una película para el recuerdo. 

Nota: 8/10.


Nacionalidad: España

Dirección: Carla Simón

Guion: Carla Simon

Fotografía: Daniela Cajías

Música: Andrea Koch

Duración: 120 minutos

Reparto: Jordi Pujol Dolcet, 
Anna Otín, Xenia Roset,
Albert Bosch, Ainet Jounou,
Josep Abad, Montse Oró,
Carles Cabós, Berta Pipó

domingo, 24 de abril de 2022

El bullying no pinta nada: Disney y Mutua Madrileña se unen contra el acoso escolar


El bullying no pinta nada es el título de la nueva iniciativa conjunta de la Fundación Mutua Madrileña y Disney para alentar a las víctimas de bullying a romper su silencio, contar su situación a padres y profesores con el objetivo de encontrar ayuda para salir de la situación. La idea de alentar a los chicos y chicas a revelar la situación que sufren nace del dato de que el tiempo medio que transcurre entre el comienzo del acoso escolar y la llamada de ayuda es de 13 meses.

💪💪💪💪💪

En mayor o en medida todos hemos conocido alguna situación de acoso escolar en nuestro entorno o a través de las noticias. El cine o cualquier otra expresión artística, además de entretener, puede cumplir con la función social de denuncia y más cuando esto afecta a los menores. Es por ello que desde Cine y críticas marcianas quiero sumarme a una iniciativa muy necesaria para el bien de la comunidad. 


La nueva iniciativa “No pinta nada”, enmarcada dentro del proyecto conjunto #ActivaTuPoder que Fundación Mutua y Disney pusieron en marcha hace tres años para sensibilizar a los más pequeños frente al acoso escolar, tiene en el dibujo y el cómic el eje central que unirá todas las acciones que lo forman. 

Expongo a continuación algunos datos de interés:

·El silencio de la víctima durante 13 meses de media antes de revelar el acoso que sufre a diario es un dato constatado en los informes que han venido elaborando conjuntamente la Fundación Mutua Madrileña y ANAR.

·El carácter continuado en el tiempo es una de las diferencias entre el acoso escolar y otros tipos de violencia que pueden darse en el contexto escolar.

·Ilustradores como Fernando Rubio Monroy e Isa Muguruza que se unirán a la iniciativa para animar a los niños y niñas a plasmar su creatividad en redes sociales contra el acoso escolar.

·Los canales de Disney, las redes sociales e influencers con alcance en este colectivo de edad serán el altavoz para hacer llegar el mensaje a los niños y adolescentes que pudieran estar viviendo una situación de acoso.

·Los personajes de “Eternals”, la película de Marvel, sirven de inspiración para alentar a las niños y adolescentes a pedir ayuda a padres y profesores.


El cómic toma el protagonismo en esta nueva iniciativa conjunta de Fundación Mutua Madrileña y Disney. El vídeo de animación que da el pistoletazo de salida a #NoPintaNada cuenta la historia de una niña que sufre acoso en el colegio prolongado en el tiempo y que decide pedir ayuda a padres y profesores para salir de su situación. La pieza invita a buscar a nuestros superhéroes en la vida real y confiar en ellos. Los referentes adultos de la niña están inspirados en los “Eternals” los superhéroes de Marvel, una raza ficticia de superhumanos que se dedica a proteger a la humanidad de las sombras.

“Cuenta con ellos, cuéntaselo”, es el llamamiento final de esta historia.

El vídeo puede verse en los canales Disney Chanel, Fox y a continuación en esta publicación que espero que pueda ser compartida por todos los amigos de Cine y críticas marcianas.  
 

Además de este vídeo de animación animando a los menores que padecen bullying a contarlo y pedir ayuda, existe una iniciativa como un concurso basado en la creatividad que reconocerá muchas de las mejores ilustraciones/dibujos en contra del acoso escolar, teniendo como canal principal las redes sociales. Este concurso contará con el apoyo de los ya mencionados artistas Fernando Rubio Monroy (@monroyilustrador) e Isa Muguruza (@isamuguruza).

Ellos animarán a la participación y una iniciativa de creatividad callejera con la elaboración de un mural en el Día Internacional contra el Acoso Escolar del 2 de mayo de 2022.

martes, 19 de abril de 2022

Dog. Un viaje salvaje: una perra chiflada, un ganso, el sexo tántrico y un bodrio de nivel cuántico

Dog. Un viaje salvaje dirigida por Reid Carolin y Channing Tatum se estrena (como martirio opcional) en cines españoles el día 22 de abril. En la fotografía de portada podemos apreciar como se las gastan el perro, el ganso del amo y un unicornio de colores que hace la mejor interpretación del filme.

🐶🐶🐶🐶🐶

La historia: Complejo y épico relato sobre el viaje de un ex soldado tarado y Lulu, una perra más chiflada que su amo temporal, mientras recorren la costa del Pacífico para llegar a tiempo al funeral de un humano que había trazado una bonita amistad con el perro. En el viaje hacen cosas. 

La crítica: Éramos pocos y parió la abuela. Tras haber vivido una pandemia mundial, un histórico temporal de nieve que sepultó la ciudad de Madrid, la explosión de un volcán, subirme a un tejado a salvar a un michi y una invasión rusa en la Europa contemporánea, pensaba que ya lo había vivido todo. Pero no. Dog. Un viaje salvaje estaba al acecho para seguir con las calamidades bíblicas que quizás concluyan con una emisión radiofónica de 'La guerra de los mundos' narrada por Penélope Cruz y el bueno de Mario Casas declamando en Radio Nacional de España. 

Volviendo a Dog. Un viaje salvaje la cosa comienza con un ex soldado queriendo volver a ser soldado. La amplitud de miras del protagonista es asombrosa. Total que como la gente del ejército se cansa de las decenas de llamadas del soldado tarado, le dan una misión que consiste en trasladar a un chucho por carretera y asunto arreglado. Lulu, la perra que muy bien de la sesera tampoco anda, tendrá que soportar junto al espectador un viaje que parece guionizado por una adolescente después de haber visto Élite por vigésima vez. 

Comienza el viaje y el soldado decide parar en la ciudad de Portland a intentar seducir a mujeres. ¿A qué viene esto? No lo sé, pero sucede. En principio las mujeres se sienten atraídas por el físico del muchacho, pero como era previsible tras escucharle hablar huyen de él como la peste. Pero como siempre hay un roto para un descosido dos muchachas se interesan por él. Las mujeres revelan que son "tántricas" y explican que ayudan a sus parejas a liberar la energía bloqueada para que puedan experimentar todo el potencial del placer sexual. En resumidas cuentas las dos chicas y el soldado se ponen a practicar sexo tántrico. Lulu espera en la furgoneta.

¿Y qué es el sexo tántrico? Pues una sandez como otra cualquiera con perdón para los tántricos, tántricas y tántriques. O sea la cosa consiste en ponerse muy cachondo/a pero no se puede tocar, besar, meter, sacar ni esas cosas que hace la humanidad cuando practica el sexo no tántrico.

La perra, tras ver el percal, se escapa de la furgoneta y si por ella fuera también de la película. Acaba en una granja donde se encuentra con otra pareja de tarados. El soldado la encuentra. La granjera para calmar los ánimos le da una piruleta a su marido y otra al soldado. Ambos la aceptan. Esto que cuento es real y no estoy bajo el efecto de las drogas. Creo. Para rematar el circo la señora de las piruletas dice que es Medium y recomienda al soldado que lleve a la perra a una cama grande para que el animal descanse y encuentre su paz interior. Ver para creer. Comienzo a pensar en el suicidio pero aguanto como un reto personal. 

El soldado se pone unas gafas de sol y finge ser ciego para que le den una suite en un hotel. Se la dan. Lulu ya tiene su cama para encontrar la paz interior promulgada por la amiga Tati en A un paso de mi. Después, el soldado decide meterla en la bañera como si la perra fuera Julia Roberts en Pretty Woman. Mis neuronas comienzan a fallar. Más si cabe cuando el soldado se mete en la bañera con Lulu como vemos en la imagen inferior. 

Channing Tatum, ¿qué clase de nombre es Channing?, dirige unos de los bodrios más colosales que en visto en mucho tiempo. Además, interpreta al soldado. Lo de interpretar es un decir, claro. En estos años viendo cine he visto a actores malos, muy malos y luego está Channing Tatum. Creo que este hombre se ha quedado tarado con tantas sesiones de gym. Gym es la nueva forma en la que los nuevos españoles denominan a los gimnasios. Muy frecuentados ahora por el público femenino de entre 30 y 45 años en los gym se hace Body Pump, Pilates, Zumba, TRX, Step, Spinning, Jump Fit, Grappling, Functional Training, Free Flow Yoga y supongo que sexo tántrico. Total que yo también me voy a apuntar al gym más que nada para aprender inglés y ver que eso del Body Pump. 

En fin, creo que es hora de ir rematando la faena y poner una calificación a Dog. Un viaje salvaje. Hablamos de una ópera prima que parece escrita por un niño de dos años en estado etílico tras haber visto un capítulo de Bob Esponja en el que Arenita practica sexo tántrico con el Señor Cangrejo. Con un reparto sublime y una narrativa poética a la par que profunda, he quedado profundamente conmocionado con un filme que marcará un antes y un después en la historia del cine. 

Nota: 1/10 (el uno por Lulu)


Nacionalidad: EE UU

Dirección: Channing Tatum
Reid Carolin

Guion: Reid Carolin

Fotografía: Newton Thomas Sigel

Música: Thomas Newman

Duración: 100 minutos

Reparto: Channing Tatum, 
Jane Adams, Ronnie Gene Blevins,
Q'orianka Kilcher, Kevin Nash,
Cayden Boyd, Aqueela Zoll

miércoles, 13 de abril de 2022

El juego de las llaves: elegante comedia del director de Toc toc


El juego de las llaves dirigida por Vicente Villanueva se estrena en cines españoles el día 13 de abril. La cinta española llega de la mano de Warner Bros Pictures España con la colaboración de Atresmedia y Movistar +. 

💞💞💞💞💞

La historia: Sergio y Siena, su novia millennial, regresan a España para revolucionar las vidas de todos sus amigos que se encuentran en la temida crisis de los cuarenta. Tras la cena del reencuentro, Siena les propone jugar al juego de las llaves: cada mujer deberá depositar un juego de llaves en un recipiente y pasar la noche con el amigo que al azar escoja sus llaves.


La crítica: El filme español nos cuenta la historia de un grupo de amigos en plena crisis de los cuarenta que decide aventurarse a un juego de intercambio de parejas. Con una divertida premisa y una puesta en escena muy parecida a los Perfectos desconocidos de Álex de la Iglesia, el director de Toc toc se envuelve en la elegancia narrativa e incluso se atreve a obligar a los actores a vocalizar sus textos. 

En El juego de las llaves, el cineasta Vicente Villanueva sigue explorando el terreno de la comedia sin llegar a la altura de la ya mencionada Toc toc, pero dando un salto de calidad respecto a Sevillanas de Brooklyn que nos presentaba el otoño pasado. La cinta tiene ese aire elegante de las comedias de Manuel Gómez Pereira e incluso llama la atención como una temática de naturaleza altamente sexual sea tan bien tratada y no se utilice ese lenguaje soez tan de moda en el cine o las series de actualidad. 

La cinta se centra en Laura y Antonio, un matrimonio ahogado por la monotonía y el aburrimiento. Al fin y al cabo, esta pareja simboliza a un grupo de parejas sumido en una crisis existencial con la que los espectadores podrían verse identificados. Pero en el fondo lo que el filme español retrata, apoyado en situaciones hilarantes -unas más que otras-, es la sangría de separaciones que se producen en torno a la famosa crisis de los cuarenta. La búsqueda de otras parejas, sin romper el vínculo con la propia, en el fondo nos habla de una sociedad conservadora aunque sus componentes se envuelvan en el intercambio de parejas. 


El reparto coral, casi inabordable en una crítica, está compuesto por cuatro parejas y algunos personajes aledaños. Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Fernando Guallar, Tamar Novas, María Castro, Dani Tatay, Ricard Farré y Justina Bustos realizan un buen trabajo con carácter general.
 
Destaca Miren Ibarguren que se lleva los mejores diálogos y gags del filme. En una secuencia postcréditos, que no verán los que se levanten antes de tiempo de la butaca del cine, veremos también al director de la película en un gag autoreferencial hacia el mundo del cine y cómo ha tenido que aguantar a esta cuadrilla de actores españoles. No me puedo olvidar del personaje revelación de la película y quizás del año cómico en curso.

Se trata de Alina Nastase que interpreta a una niñera dominatrix rumana y que se encarga de cuidar a los niños de una de las parejas. Cada secuencia que interpreta es pura diversión para hombres y mujeres creando la complicidad necesaria con el espectador. 

Vicente Villanueva sitúa la acción en Valencia, con la intención de abrir nuevos espacios visuales a este tipo de comedias que suelen ocurrir en Madrid. La ciudad de Valencia nos da una gran urbe europea. Se buscan rincones clasicistas que dotan a la película de una elegancia atemporal. 


El juego de las llaves me ha parecido una película divertida, sincera y sin más pretensiones que tratar de evadir al espectador con una historia entretenida y de actualidad. Pero de manera paradójica en las virtudes de la película también están algunos de sus defectos. Es decir, la contención y la elegancia van en contra del espíritu de la comedia salvaje o irreverente que por momentos pide la trama. En cualquier caso, hablamos de un relato bien medido y en el que Vicente Villanueva se sitúa como uno de los cineastas de referencia de la comedia española. 

Nota: 6/10.


Nacionalidad: España

Dirección: Vicente Villanueva

Guion: Marta Buchaca basado en 
la serie mexicana homónima

Fotografía: Luis Ángel Pérez

Duración: 100 minutos

Reparto: Fernando Guallar,
Eva Ugarte, Miren Ibarguren,
Tamar Novas, Alina Nastase,
María Castro, Justina Bustos

jueves, 7 de abril de 2022

Las cartas de amor no existen: exaltación del amor en los tiempos de Tik-Tok


Tras su paso por el 25 Festival de Málaga, Elamedia Estudios estrena en España Las cartas de amor no existen dirigida por Jérôme Bonnell. La cinta francesa llega a los cines este 8 de abril con la participación de Canal + y Ciné + y MK2 Films.

💑💑💑💑💑

La historia: Jonas (Grégory Montel) sigue aferrado a su ex novia parisina, Léa (Anaïs Demoustier). Tras una noche sin dormir decide presentarse en casa de la joven pero tras un encuentro sexual ella le rechaza de nuevo. Es entonces cuando Jonas decide pasar toda la jornada en un bistró de debajo de su casa y comienza a escribirle una carta de amor como última baza para recuperar su relación.


La crítica: Aunque la película gala se centra en las relaciones de pareja en un entorno cosmopolita en realidad nos hallamos ante una especie de cuento urbano sobre una ruptura sentimental y las cicatrices que deja en las personas que se niegan a cerrar un ciclo. Una carta a una ex es el elemento utilizado para proponer una oda al amor propio y a una manera de abrir un nuevo tiempo con elementos que ahora parecen del pasado. 

Las cartas de amor no existen vinculará emocionalmente a todo aquel que se haya enfrentado en algún momento de su vida a una ruptura sentimental. En cualquier caso la narrativa se centra en más en el lado cómico de las situaciones vividas por la pareja protagonista que en un posible lado dramático. Supongo que nadie muere de amor hoy en día. 

El director de "El tiempo de los amantes", Jérôme Bonnell, utiliza una carta de amor para crear en torno a ella el argumento de este filme que no deja de ser una comedia costumbrista a la francesa. El guion trata de huir de los tópicos parisinos y de los clichés sobre el amor desde la perspectiva masculina. Una película cargada de ironía y envuelta en la cotidianidad de un grupo de cuarentones que quizás hagan una ilusa mirada hacia el amor cuando en realidad solo parecen centrase en el sexo. 


Grégory Montel, Anaïs Demoustier, y un gran Grégory Gadebois (sensacional en Delicioso) componen un buen reparto interpretando a personajes reales y reconocibles. Jonas, el personaje interpretado por Montel se pone a escribir compulsivamente una carta de amor. Esto le aboca a hacer una introspección y un ejercicio de empatía durante un intenso día en el que, desde una sencilla cafetería en la que parece olvidarse de sus obligaciones, expone y explora sus miedos: el más terrible, el miedo a la soledad. Lea es la joven codiciada por media ciudad y sin embargo también parece sentirse sola sin encontrar su sitio. El dueño de la cafetería es el punto de interconexión entre la pareja y uno de los que queda prendado del texto escrito por Jonas. No sabremos hasta el desenlace de la película que es lo qué pasará con la última carta de amor escrita en los tiempos de Tik-Tok. 


Las cartas de amor no existen es un vehículo frugal que retrata de manera cotidiana un intenso día en la vida de una pareja a punto de colapsar. Con un ritmo adecuado a sus noventa minutos de metraje, nos hallamos ante un filme comprometido con el contenido de una carta. La cafetería, es el escenario casi único del que salimos de vez en cuando para conectarnos con el tempo del personaje masculino. La tematica subyacente de la historia es el eco de toda su vida; un hombre que se ha pasado la vida haciendo todo demasiado tarde: ya sea dejar a su mujer, volver con su amante, o rechazar a una relación tóxica. La película explora la tenue diferencia que a veces existe entre la ruptura y el reencuentro, la muerte o el renacimiento, y -en el interior de Jonas mientras escribe- la exaltación del amor.

Nota: 7/10.


Nacionalidad: Francia

Título original: Chère Léa

Director: Jérôme Bonnell

Guion: Jérôme Bonnell

Producción: Michel Saint-Jean

Producción ejecutiva: Anne Mathieu

Música original: David Sztanke

Fotografía: Pascal Lagriffoul

Duración: 90 minutos

Reparto: Grégory Montel, Anaïs
Demoustier, Grégory Gadebois, Léa
Drucker, Nadège Beausson-Diagne

domingo, 3 de abril de 2022

Mass: ¿Podrías perdonar al asesino de tu hijo?

Mass dirigida por Fran Kranz se ha estrenado en cines españoles el día 1 de abril. La cinta estadounidense ha obtenido una repercusión de crítica y público espectacular desde que conmocionara a los espectadores en su presentación oficial en Sundance.

👪👪👪👪👪

La historia: La narración capta el tenso encuentro de dos parejas cuyas vidas han sido destrozadas por la misma tragedia. Sus hijos estuvieron involucrados, uno como víctima y otro como verdugo, en un tiroteo en una escuela con once víctimas mortales. A solas y sin los focos de la prensa sobre ellos, tratarán de buscar explicaciones sobre cómo se llegó a aquella tragedia y buscarán una manera de consuelo a través del perdón.

La crítica: Inspirada en un suceso real ocurrido el 14 de febrero de 2018 en Parkland y que a su vez bebe de la tragedia de Columbine, Fran Kranz realiza un drama seco, anguloso y muy crudo en un solo espacio escénico. Mass -de asesinato en masa- se parece más a una representación teatral que a una película en realidad. ¿Esto es una virtud o un defecto?

Ganadora del Premio de la juventud en San Sebastián con una puntuación del público superior a todas las películas presentadas en Donosti, la opera prima de Fran Kranz demuestra lo efectiva que puede ser la simplicidad. Un guion apasionante, un reparto curtido y un propósito claro, consiguen que el espectador sienta el violento encuentro como una experiencia propia explorando lo impensable de las relaciones humanas. 

En su también debut como guionista en Mass el cineasta explora las diferentes formas en que las personas se enfrentan a lo inexplicable, cargan con su dolor y encuentran la voluntad para perseverar en resolver todas las dudas de una tragedia quizás evitable. El descontrol de las armas de fuego en Estados Unidos solo puede provenir de la falta de valentía de los legisladores que se amparan en enmiendas fracasadas, absurdas y que han costado ya demasiadas vidas. El esperpento del asalto al capitolio es el paradigma por excelencia: policía impotente contra palurdos armados. 


Mass reúne a un buen reparto -Martha Plimpton, Jason Isaacs, Ann Dowd y Reed Birney- iluminando a sus personajes en toda su complejidad y vulnerabilidad más humanas. La conversación es el núcleo de la película. Un filme, por tanto, de diálogos consecutivos que si bien son interesantes y mantienen la tensión de manera constante, nos alejan un poco de la esencia del cine que no es otra que la narración a través de las imágenes. No obstante y a través de los primeros planos también se observan gestos que en una representación teatral no serían perceptibles. 

La película reparte la información gradualmente a medida que los personajes principales -Gail, Jay, Linda y Richard- entran en la historia. La tensión y el suspense aumentan a medida que la incómoda charla conduce a la comprensión de que ambas parejas han perdido a sus hijos en un tiroteo en la escuela. Sólo cuando la reunión está bien encaminada se confirman nuestras sospechas de que el hijo de Richard y Linda ha matado al hijo de Gail y Jay. Una vez que el elefante en la habitación se ha dado a conocer, no hay vuelta atrás. Se enfrentarán a las preguntas que han ensombrecido toda su vida: ¿por qué ocurrió esto? ¿Podría haberse evitado? ¿Dónde está la culpa o la responsabilidad? A medida que la conversación se vuelve cruda y sincera, los personajes empiezan a ver cosas de los demás, y de ellos mismos, que quizá no han visto antes. La catarsis colectiva conmociona al espectador.


Mass
es una obra que no puede ni debe dejar indiferente a nadie. Fran Kranz se luce en su ópera prima y busca de manera inteligente que el espectador responda a las siguientes preguntas: ¿Cómo funciona el perdón? ¿Es la mejor respuesta al dolor? ¿Ayuda a sus participantes por igual? ¿Tiene un aspecto transaccional o egoísta? ¿Existe un proceso mayor para lograr la paz? ¿Podrías perdonar al verdugo de tu hijo?

Nota: 8/10.


Nacionalidad: Estados Unidos

Dirección: Fran Kranz

Guion: Fran Kranz

Música: Darren Morze

Fotografía: Ryan Jackson-Healy

Duración: 110 minutos

Reparto: Jason Isaacs, 
Martha Plimpton, Ann Dowd, 
Reed Birney, Breeda Wool,
Michelle N. Carter, Kagen Albright